KID MIDAS (1997)

Un jeune garçon qui vit seul avec sa grand-mère rêve de pouvoir transformer tout ce qu’il touche en or. Mais c’est un vœu dangereux…

THE MIDAS TOUCH / KID MIDAS

 

1997 – USA

 

Réalisé par Peter Manoogian

 

Avec Trever O’Brien, Ashley Tesoro, Joey Simmrin, David Jeremiah, Marla Cotovsky, Danna hansen, Shannon Welles, Joseph Whipp, Theodor Danetti

 

THEMA CONTES I SAGA CHARLES BAND

Kid Midas est le septième et dernier film que Peter Manoogian réalise pour le producteur Charles Band, après Le Maître du jeu, Eliminators, Territoire ennemi, Arena, Demonic Toys et Glutors. Cette ultime collaboration se déroule d’ailleurs de manière totalement imprévue. Après trois ans sans travailler ensemble, les deux hommes se croisent en 1995 à l’American Film Market et décident de refaire encore un film. Band a déjà le titre et le scénario, librement inspiré de la légende du roi Midas et écrit par Peter Fedorenko (qui avouera plus tard n’avoir jamais été payé pour ce travail). Le jeune acteur qui tient la vedette de ce conte moderne est Trever O’Brien, frère cadet d’Austin O’Brien qui jouait lui-même dans Prehysteria pour Charles Band – et dans la foulée dans Last Action Hero aux côtés d’Arnold Schwarzenegger. Comme souvent chez Band à cette époque, Kid Midas est tourné en Roumanie pour profiter des infrastructures peu coûteuses de Castel Films. « Vivi Dragan Vasile, le directeur de la photographie, était formidable », se souvient Manoogian. « Il avait travaillé sous le régime communiste en Roumanie, à une époque où les budgets n’avaient pas d’importance et où les films étaient tournés dans l’ordre chronologique. Nous nous sommes tout de suite très bien entendus, même s’il ne parlait pas un mot d’anglais et que je ne parlais que très peu roumain ! Pour moi, le plus difficile, dans Kid Midas, était de faire ressembler Bucarest à une ville des Etats-Unis. Il y a des voitures américaines en Roumanie, mais elles sont difficiles à trouver. Et nous avions également des acteurs roumains dans des rôles d’Américains, alors vous imaginez… » (1)

Tourné en quatre semaines pour 400 000 dollars, Kid Midas démarre sur les chapeaux de roue, porté par une musique rock’n’roll et une caméra qui survole un jardin luxueux avant de pénétrer dans un grand château. On y découvre un enfant très riche, gâté au possible. Il dispose de sa propre masseuse, d’un majordome, de cuisiniers, de serviteurs, circule à moto dans le château et savoure des repas gastronomiques… jusqu’à ce que la réalité s’impose : tout cela n’est qu’un rêve. En réalité, Billy Bright, 12 ans, est un garçon ordinaire qui vit seul avec sa grand-mère après la disparition de ses parents, gagne un peu d’argent en distribuant des journaux à vélo et se fait brutaliser par les autres garçons de l’école. Non loin de chez lui se dresse une vieille maison sinistre, réputée pour abriter une sorcière, et que personne n’ose approcher. Poussé par ses camarades, Billy y pénètre et rencontre une étrange vieille femme. « Je suis restée assise sur cette chaise à attendre qu’une âme suffisamment courageuse ose entrer dans ma maison », lui dit-elle. Elle lui offre alors d’exaucer un vœu : le don de Midas, qu’il espérait utiliser pour permettre à sa grand-mère de subir une opération cardiaque. Mais le garçon découvre rapidement que la possibilité de transformer en or tout ce qu’il touche est plus une malédiction qu’une bénédiction…

Goldfinger

L’entrée en matière de Kid Midas emprunte donc ses motifs aux mélodrames, avec ce pauvre orphelin qui vit avec sa grand-mère malade et peine à joindre les deux bouts. Puis l’intrigue prend la tournure d’une fable morale. Car il y a une contrepartie à ce pouvoir fabuleux. Chaque fois qu’il transforme un objet en or, Billy s’affaiblit de plus en plus. Si sa meilleure amie Hannah (Ashley Tesoro) s’en inquiète, son copain lourdaud Leon (Joey Simmrin) ne voit que l’appât du gain. Tous deux agissent finalement comme les figures symboliques (l’ange et le diablotin) qui donnent corps à la conscience des personnages de cartoons. Deux usuriers idiots et cupides viennent pimenter l’intrigue. Mais le pire survient lorsque Billy, en touchant sa grand-mère, la transforme en statue dorée (version troisième âge de Shirley Eaton dans Goldfinger). Comme si ça ne suffisait pas, lui-même commence à subir une étrange métamorphose qui lui donne presque les allures du jeune héros possédé de Rayon Laser, avec ses yeux luisants, ses dents jaunes et son teint blafard. Quelques trucages numériques très basiques mais amusants permettent à Manoogian de visualiser les effets surnaturels du film, comme un chat empaillé qui s’agite, un sablier qui se volatilise, une poignée de porte qui bouge dans tous les sens ou la transformation en or de tous les objets que Billy touche. Grâce à sa mise en scène dynamique et son montage alerte, Kid Midas évite tout ennui, même si la seconde partie du métrage multiplie les péripéties incohérentes et s’achève un peu mollement, comme un soufflé qui retombe.

 

(1) Propos extraits du livre « It Came From the Video Aisle ! » (2017)

 

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

 

Partagez cet article

RUNNING MAN (2025)

38 ans après la version kitsch avec Schwarzenegger, Edgar Wright se réapproprie le roman de Stephen King et lui offre l’adaptation idéale…

THE RUNNING MAN

 

2025 – USA

 

Réalisé par Edgar Wright

 

Avec Glen Powell, Emilia Jones, Josh Brolin, Katy O’Brian, Lee Pace, Colman Domingo, William H. Macy, Michael Cera, David Zayas, Jayme Lawson

 

THEMA FUTUR I SAGA STEPHEN KING

Décidément, Stephen King n’en finit pas de hanter les écrans. Après le bouleversant Life of Chuck de Mike Flannagan et l’éprouvant Marche ou crève de Francis Lawrence, Running Man s’invite à son tour dans la course, sous la houlette d’un réalisateur qu’on n’attendait pas forcément sur ce terrain : Edgar Wright. Le pari étant d’autant plus risqué que l’ombre du film de 1987 réalisé par Paul Michael Glaser, avec un Arnold Schwarzenegger caricatural en combinaison rouge pétard, continue de planer sur l’imaginaire collectif. Mais cette fois, pas question d’arènes fluo ni de gladiateurs de bande dessinée. Wright remonte à la source, celle du roman publié sous le pseudonyme Richard Bachman qu’il découvrit à l’âge de 14 ans et dont il souhaite retrouver l’esprit subversif et la hargne. Le réalisateur de Shaun of the Dead et Last Night in Soho réussit le miracle d’injecter dans le récit une folle énergie propre à son style turbulent – montage millimétré, ruptures de ton, écarts humoristiques – sans pour autant s’éloigner de la plume de King. Cette quête de fidélité pousse Wright à se réapproprier des éléments du roman qui pourraient sembler parfaitement anachroniques dans un récit d’anticipation, notamment l’obligation pour le héros d’enregistrer ses messages vidéo sur cassette et de les envoyer par la poste. Ce décalage, parfaitement assumé, nous plonge dans une sorte d’univers rétro-futuriste.

En tête d’affiche, Glenn Powell assure, impeccable dans la peau de ce Ben Richards en cavale dont la rage contenue n’efface pas son caractère profondément sympathique. Après Top Gun : Maverick et Twisters, l’acteur confirme sa capacité à conjuguer le physique athlétique et l’intensité dramatique. À ses côtés, Josh Brolin impose son autorité carnassière en directeur de chaîne télévisée au sourire éclatant et au cynisme inoxydable. Quant à Colman Domingo (Fear the Walking Dead), il est comme un poisson dans l’eau sous la défroque du présentateur TV gouailleur et excessif. Sa prestation haute en couleur s’éloigne du jeu de Richard Dawson, son prédécesseur des années 80, lequel mimait tant le Michel Piccoli du Prix du danger que le film de Glaser écopa d’un procès fort médiatisé, orchestré – et finalement gagné – par Yves Boisset. Même William H. Macy (Pleasantville, Fargo) s’invite pour un petit rôle savoureux.

La course à la mort de l'an 2025

Comme toujours, Edgar Wright truffe sa mise en scène virtuose de morceaux d’anthologie (la poursuite vertigineuse dans l’hôtel de Boston, le climax dans l’avion), motivé par l’une des idées maîtresses du roman : la falsification des images pour pouvoir faire avaler au public tout et son contraire. Le film de 1987 effleurait à peine le sujet pour mieux se concentrer sur les combats de gladiateurs opposant l’ex-Terminator à des ennemis tous plus exubérants les uns que les autres. Mais Wright tient à retrouver non seulement l’essence mais aussi la forme du texte. Et si les derniers rebondissements du film peuvent sembler excessifs, pour ne pas dire difficiles à avaler, ils reprennent quasiment à la lettre la prose de King. Le cinéaste aurait-il péché par excès de fidélité ? Peut-être. Il n’empêche que cette vision d’un monde privant les citoyens de leurs libertés individuelles les plus élémentaires nous semble encore plus d’actualité qu’à l’époque où le roman fut publié. Preuve que King, entre deux récits d’horreur plus allégoriques, faisait preuve d’une inquiétante préscience au regard de la société. Le hasard faisant d’ailleurs très bien les choses, le roman se situait en 2025, précisément l’année de sortie du film.

 

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

 

Partagez cet article

BATTLE FOR THE LOST PLANET (1986)

Un mixage de Star Wars et de Mad Max bricolé avec un budget ridicule et truffé d’effets spéciaux ambitieux à défaut d’être toujours convaincants…

BATTLE FOR THE LOST PLANET / GALAXY DESTROYER / GALAXY

 

1986 – USA

 

Réalisé par Brett Piper

 

Avec Matt Mitler, Denise Coward, Joe Gentissi, Bill MacGlaughlin, Saunder Finard, Helene Michele Martin, Robin Lovett, Carl Webber, Mark Deshaies, Kevin Gardner

 

THEMA SPACE OPERA

Sa cuisine fait office d’atelier et de studio de prise de vues, il occupe lui-même pratiquement tous les postes artistiques et techniques de ses films, il vit et travaille en marge d’Hollywood… Et pourtant les créatures de Brett Piper soutiennent souvent la comparaison avec celles de leurs homologues plus fortunés, preuve que la passion et le savoir-faire supplantent parfois largement l’absence quasi-totale de moyens techniques et financiers. Son premier long-métrage, Mystérieuse planète, témoigne de ses sources d’inspiration majeures : King Kong et les films de Ray Harryhausen. Quatre ans plus tard, il parvient à réunir l’argent et l’équipe nécessaires pour sa seconde « épopée » : Battle For the Lost Planet, connu aussi sous les titres de Galaxy Destroyer ou plus simplement Galaxy. Ce film de science-fiction audacieux commence comme une relecture à tout petit budget de La Guerre des étoiles puis se transforme en survival post-apocalyptique clignant de l’œil vers Mad Max 2. Le héros est Harry Trent (Matt Mitler), un hors-la-loi à la Han Solo qui erre dans l’espace pendant cinq ans. A son retour sur Terre, il découvre une planète ravagée par une race d’extra-terrestres belliqueux, des survivants difformes en haillons revenus à l’état sauvage, des fermiers vivant en autarcie et des motards en cuir.

Notre protagoniste rencontre aussi la belle Dana (Denise Coward) avec qui il a une scène d’amour nocturne soudain interrompue par l’intervention d’un monstre en stop-motion. Marque de fabrique de Brett Piper, la créature a beaucoup de caractère et emprunte son anatomie à plusieurs créatures : une grande gueule reptilienne sans dents, des défenses de pachyderme, un dos garni d’épines et quatre pattes qui le font se déplacer à la manière d’une sauterelle géante. Le montage de cette scène nous offre plusieurs interactions intéressantes avec les humains, à base de rétroprojections et de décors miniatures. Outil de prédilection de Piper, la stop-motion intervient aussi pour donner vie furtivement à une sorte d’arachnide quadrupède aux yeux noirs de chien battu, qui se contente de traverser l’écran, et pour visualiser la décomposition finale des méchants, à la manière des Morlocks de La Machine à explorer le temps. Généreux, le réalisateur truffe son film de maquettes pour représenter les cités futuristes, les vaisseaux spatiaux et les planètes, même si les modèles manquent beaucoup de finition et finissent par ressembler à de simples jouets.

Tensions sur le plateau

Tourné en grande partie dans une ferme spécialisée dans l’élevage de poulets, reconvertie à l’occasion en studio de fortune, ou sur des sites de vieilles usines désaffectées, Battle For the Lost Planet reste une expérience douloureuse pour son jeune réalisateur. Les multiples difficultés rencontrées en cours de fabrication du film occasionnent des retards de plus en plus importants dans le planning et un problème supplémentaire inattendu : la grande majorité des acteurs commence à exiger que les salaires soient doublés pour chaque jour de prises de vue supplémentaire, et que les paiements s’effectuent en espèces tous les matins avant que la caméra commence à tourner ! La confiance n’est donc pas le mot d’ordre et les tensions s’accumulent. Piper se voit ainsi contraint de passer la moitié de ses journées à courir chercher l’argent liquide nécessaire, ce qui a pour effet de retarder davantage le tournage et de faire grimper les coûts. S’il avait été plus aguerri, Piper aurait sans doute renvoyé tous les acteurs réticents et réécrit le scénario. Mais notre homme est alors en tout début de carrière. Il n’empêche que Battle For the Lost Planet connaît une petite carrière honorable sur le marché vidéo et donne même naissance à une suite : Mutant War.

 

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

 

Partagez cet article

SKELETONS (1997)

Un journaliste new yorkais et sa famille s’installent dans une petite ville américaine qui dissimule de très sombres secrets…

SKELETONS

 

1997 – USA

 

Réalisé par David DeCoteau

 

Avec Ron Silver, Christopher Plummer, Dee Wallace, Kyle Howard, James Coburn, Arlene Golonka, D. Paul Thomas, Paul Bartel, David Graf, Patrick Thomas

 

THEMA TUEURS I SAGA CHARLES BAND

Un film qui s’appelle Skeletons, réalisé par le maître de la série B horrifico-érotique David DeCoteau et produit, entre autres, par Charles Band (grand pourvoyeur de films de genre décomplexés pour le marché vidéo), pouvait laisser attendre un petit slasher léger, destiné à un public adolescent et peu regardant, dans la lignée des collaborations habituelles du duo (Creepozoids, Sorority Babes, Ma prof est une extra-terrestre, Morgana). Pourtant, il n’en est rien. Skeletons se révèle être un thriller horrifique raffiné, élégant et intelligent, porté par un casting prestigieux : Ron Silver (Le Mystère Von Bulöw), James Coburn (Les 7 mercenaires), Dee Wallace (E.T.), Christopher Plummer (L’Homme qui voulut être roi) et Paul Bartel (Usual Suspects). Un choix qui rompt radicalement avec les gauloiseries habituelles que DeCoteau tourne en quelques jours avec des budgets dérisoires. Il faut dire que le réalisateur n’était pas le premier choix des producteurs. Au départ, c’est le prestigieux Ken Russel (Au-delà du réel, Les Diables) qui est aux commandes. « Ken Russell était un visionnaire, mais il n’a pas quitté Skeletons en bons termes », raconte DeCoteau. « Les producteurs se disputaient beaucoup avec lui à cause du budget et du planning. Au moment où ils se séparaient de lui, je tournais un petit film d’action pour la même société, Prey of the Jaguar. Les producteurs ont adoré mon montage. Et c’est là qu’ils m’ont embauché. » (1)

Chapeauté principalement par Jordan Belfort, dont le personnage trouble inspirera Le Loup de Wall Street de Martin Scorsese, Skeletons est le fruit de l’association d’une dizaine de producteurs, parmi lesquels se trouve Charles Band (en « sous-main », et non crédité au générique). L’histoire s’attache à Peter Crane (Ron Silver), un journaliste lauréat du prix Pulitzer qui, après une attaque cardiaque, décide de quitter New York pour la tranquillité d’une petite ville de Nouvelle-Angleterre, en compagnie de son épouse Heather (Dee Wallace) et de son fils Zach (Kyle Howard). Mais il se retrouve bientôt impliqué dans l’affaire d’un homme accusé d’avoir tué son amant homosexuel à coups de pelle. Souhaitant étouffer l’affaire, la ville se retourne contre Peter lorsqu’il commence à fouiller dans ses secrets. Car cette « communauté modèle » veut préserver ses valeurs et un mode de vie solidement établi depuis deux siècles. Or cette affaire trouble dissimule bien plus qu’un simple meurtre. Et personne dans la bourgade ne semble disposé à voir la vérité éclater au grand jour…

Le glissement vers l’horreur

Le contexte du film reste donc très réaliste, en grande partie grâce au jeu subtil et naturel de l’excellente brochette de comédiens réunis à cette occasion. Or plus le récit avance, plus l’enquête policière glisse insidieusement vers l’épouvante. Duel, Délivrance, Les Chiens de paille nous viennent tour à tour à l’esprit, jusqu’à un climax sacrifiant à une imagerie horrifique beaucoup plus frontale, à mi-chemin entre Psychose et Massacre à la tronçonneuse. Mais l’approche reste la plupart du temps sobre et ancrée dans le réel, ce qui ne rend cette intrigue que plus oppressante. Car les travers abordés par le scénario – la violence ordinaire, la bigoterie, l’intolérance, le racisme, l’inceste – n’ont rien de surnaturel. On peut regretter quelques choix de mise en scène un peu faibles (principalement les flash-backs en noir et blanc) et surtout une résolution expédiée en quatrième vitesse. Mais Skeletons tient sacrément bien la route et mériterait de sortir de l’oubli injuste dans lequel il est tombé, d’autant qu’il démontre ce que David DeCoteau est capable de faire lorsqu’il travaille dans des conditions de production décentes et avec des acteurs talentueux.

 

(1) Extrait d’une interview publiée sur The Schlock Pit en 2015

 

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

 

Partagez cet article

LES LUTINS SAUTEURS 2 (1996)

Dans ce second épisode, une redoutable sorcière menace le royaume des « Leprechauns » qu’elle entend bien dominer…

SPELLBREAKER : SECRET OF THE LEPRECHAUNS

 

1996 – USA

 

Réalisé par Ted Nicolaou

 

Avec Gregory Smith, Madeleine Potter, Godfrey James, John Bluthal, Tina Martin, James Ellis, Sylvester McCoy, Ion Haiduc, Mike Higgins, Carina Tautu

 

THEMA CONTES I NAINS ET GÉANTS I SAGA CHARLES BAND

Charles Band n’attend pas de savoir si Les Lutins sauteurs aura du succès ou non auprès des têtes blondes pour en initier immédiatement une suite. La même équipe, toujours installée dans les studios de Castel Films en Roumanie, sous la houlette des producteurs locaux Oana et Vlad Paunescu, reprend donc du service. Ted Nicolaou, habitué à tourner sur place depuis le premier volet de la saga Subspecies, est en terrain connu et tire parti du mieux qu’il peut des infrastructures à sa disposition. Le scénario qu’il co-écrit avec Patrick J. Clifton (à l’œuvre la même année sur le quatrième volet de la saga Josh Kirby : Time Warrior) s’efforce d’ailleurs d’éviter toute digression. L’action ne se situera pas aux États-Unis, comme c’était le cas pour la majorité des péripéties du premier film, mais intégralement dans la forêt enchantée de Fairyhill. Ce choix confère aux Lutins sauteurs 2 une atmosphère intéressante, plus féerique, puisant non seulement dans la photogénie des forêts proches de Bucarest mais aussi dans celle d’une vieille bâtisse médiévale (qui servira d’antre pour la redoutable sorcière du film) et d’un vaste palais séculaire où siègeront les fées et leur reine.

Personnage secondaire des Lutins sauteurs, même s’il occupait déjà l’affiche en gros plan, le jeune Mikey Dennehy (Gregory Smith) est ici le véritable héros de l’histoire, celui qui dénouera toutes les situations épineuses imaginées dans le script inventif de Nicolaou et Clifton. Parti en Irlande pour passer les vacances d’été avec son grand-père Michael (John Bluthal) sur la colline enchantée, il s’adonne avec lui à la pêche et aux discussions animées avec les Leprechauns. Un jour, une mystérieuse inconnue nommée Morgan (Madeleine Potter) fait son apparition, à dos de cheval, et dit habiter dans les environs. Kevin (Godfrey James), le roi des lutins, tombe immédiatement sous son charme et envisage même de l’épouser – sans que le fait qu’elle soit une mortelle ou qu’elle mesure cinq fois sa taille ne semble le gêner outre-mesure. Mais derrière les traits avenants de Morgan se cache en réalité la sorcière Nula, reine des morts et épouse du sinistre Finvara qui semait la terreur dans le premier film. Seul Mikey soupçonne la vérité. Saura-t-il sauver la mise à temps ?

Supérieur à l’original

En optant pour un cadre intégralement forestier, Les Lutins sauteurs 2 change d’ambiance et opte pour une mécanique plus proche de celle des contes de fées traditionnels. Visuellement, le film est un peu plus ambitieux que son prédécesseur, utilisant de manière plus intensive les perspectives forcées, les petites marionnettes articulées (conçues par l’équipe de Michael Rappaport) et les objets surdimensionnés pour bien montrer les différences d’échelles entre les humains et « le petit peuple ». Les enjeux étant plus resserrés et le récit mieux ficelé, cette suite s’avère donc supérieure à son modèle. D’autant que plusieurs idées intéressantes ponctuent l’intrigue : une ballade dans la forêt au cours de laquelle des voix et des rires mystérieux se mêlent aux chants des oiseaux et au bruit des insectes dans la forêt – une belle illustration subtile d’un monde fantastique dissimulé derrière l’écran rassurant de la réalité ; le grand-père qui, suite à un sortilège, se retrouve ramené à la même taille que les lutins ; ou encore cette incursion dans le sinistre « underworld », portail entre le monde des humains et celui des immortels filmé dans un très beau décor caverneux et enfumé où surgit furtivement le sépulcral Finvara le temps d’un climax efficace. Voilà qui prouve une nouvelle fois à quel point Ted Nicolaou est capable de faire beaucoup avec des budgets pourtant ridicules.

 

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

 

Partagez cet article

FRANKENSTEIN (2025)

Un vieux rêve se réalise : Guillermo del Toro s’empare du roman de Mary Shelley et en tire une adaptation magnifique…

FRANKENSTEIN

 

2025 – USA / MEXIQUE

 

Réalisé par Guillermo del Toro

 

Avec Oscar Isaac, Jacob Elordi, Christoph Waltz, Mia Goth, Felix Kammerer, Charles Dance, David Bradley, Lars Mikkelsen, Christian Convery, Nikolaj Lie Kaas

 

THEMA FRANKENSTEIN

Guillermo del Toro a toujours déclaré sa flamme aux grands monstres de l’âge d’or d’Universal, et l’on sait que son visionnage très jeune du Frankenstein de James Whale, dans un environnement familial catholique extrêmement rigide, forgea sa passion pour le cinéma fantastique et planta les graines de sa vocation. Mais n’était-il pas trop risqué de se frotter de trop près au mythe lui-même ? Après tout, n’avait-il pas perdu un peu de sa personnalité et de sa verve en cherchant à tout prix à muer La Forme de l’eau en hommage énamouré à L’Étrange créature du lac noir ? Comment allait-il pouvoir se réapproprier la créature légendaire imaginée par Mary Shelley sans tomber dans les mêmes travers ? D’autant que, contrairement au « Gill Man », le monstre de Frankenstein n’en finit plus de revenir hanter les écrans depuis quasiment l’invention du cinéma. Un regard neuf était-il encore envisageable ? Pour Del Toro, le défi est d’autant plus grand que ce Frankenstein est conçu comme une œuvre somme, combinant une infinité de trouvailles, d’envies, de croquis et d’ébauches de textes que le cinéaste rassemble au fil des ans dans l’espoir de pouvoir, un jour, passer à l’acte. En un sens, il y a sans doute un parallèle à dresser entre les intentions du docteur Frankenstein – désireux de créer la vie à partir d’un amoncellement de corps disparates – et celle de Del Toro lui-même, ressuscitant cette créature en « collant » minutieusement un patchwork d’idées patiemment accumulées ?

Le réalisateur s’entoure d’abord d’un casting de rêve. Oscar Isaac campe à merveille le démiurge enflammé sombrant peu à peu dans la folie, Christopher Waltz prête son charisme inaltérable à Harlander – un mécène inventé pour l’occasion qui va donner à Frankenstein les moyens de ses ambitions -, Mia Goth entre dans la peau d’une Elizabeth beaucoup plus complexe qu’à l’accoutumée – son personnage entamant avec Victor un jeu du chat et de la souris à la fois élégant, passionné et gorgé d’humour. Tous les seconds rôles sont traités avec le même soin. Mais la véritable révélation du film est Jacob Elordi, déjà exposé sur les petits (Euphoria) et les grands (Priscilla) écrans, mais amorçant ici un virage crucial dans sa carrière. La créature qu’il campe, d’abord naïve, pure et maladroite, puis consumée par la colère et la frustration, en quête d’une paix intérieure inaccessible, se révèle bouleversante. Comme toujours, chez Del Toro, le monstre est beau, transfigurant toutes les incarnations précédentes qui nous furent offertes au fil des ans, de Karloff à De Niro en passant par les déclinaisons de la Hammer, Paul Morrisey ou Franc Rodam. Ici, c’est une sorte d’écorché d’albâtre, version grandeur nature de la miniature d’ivoire en pièces détachées que manipulait le jeune Victor pour réviser ses leçons d’anatomie. Conçu par le génial designer Mike Hill, cet homme artificiel est un nouvel Adam, permettant à Del Toro de revisiter à travers l’œuvre de Shelley le motif éternel de la Belle et la Bête.

L’enfant du charnier

L’incident déclencheur qui va motiver tous les actes futurs de Victor Frankenstein survient au moment où meurt sa mère, que son père (l’impérial Charles Dance), pourtant le médecin le plus réputé et le plus orgueilleux de son époque, n’a pas réussi à sauver. « Nul ne peut vaincre la mort », avance ce dernier. « Je la vaincrai », rétorque un Victor soudain déterminé. Pour la créature, le point de rupture n’intervient que bien plus tard, lorsqu’il réalise non sans tristesse sa véritable nature. « Je suis l’enfant d’un charnier, une carcasse faite de détritus et de cadavres abandonnés, un monstre », lâche-t-il au moment d’une douloureuse prise de conscience. Mais qui est vraiment le monstre dans cette histoire ? L’homme qui joue à Dieu refuse d’en assumer les conséquences, ou le fruit de ses expériences lâché malgré lui dans la nature ? Le suivi respectueux du récit de Shelley n’empêche pas une série de nouveautés frappantes – comme cette démonstration devant les hautes autorités médicales, digne de Re-Animator. Mais l’esprit du texte est bel et bien là, comme en témoignent les multiples références au mythe de Prométhée. Somptueuse, la direction artistique reprend à son compte bon nombre de figures artistiques classiques – les vanités, la sculpture grimaçante d’une gorgone, les martyrs et les sains de l’imagerie religieuse, l’homme de Vitruve – en évitant volontairement l’esthétique expressionniste des classiques de la période Universal, même si Del Toro sacrifie à l’influence gothique lorsque Frankenstein découvre la vieille tour médiévale qui lui servira de laboratoire. C’est par surprise que le cinéaste finit par secouer ses spectateurs, le temps d’un climax déchirant jusqu’aux larmes, achevant de faire de ce Frankenstein l’une des plus belles relectures du roman décidément inusable de Mary Shelley.

 

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

 

Partagez cet article

TEENAGE SPACE VAMPIRES (1999)

Un lycéen découvre que des vampires extra-terrestres se cachent dans sa ville et menacent de se mettre tous les habitants sous la dent…

TEENAGE SPACE VAMPIRES / THE DARKNESS

 

1999 – USA

 

Réalisé par Martin Wood

 

Avec Robin Dunne, Mac Fyfe, James Kee, Lindy Booth, Jesse Nilsson, Richard Clarkin, Bianca Brad, Serban Celea, Tatiana Constantin, Dan Badarau

 

THEMA EXTRA-TERRESTRES I VAMPIRES I SAGA CHARLES BAND

Désireux de manger à tous les râteliers, Charles Band s’efforce d’attirer à la fois le public adulte (via les productions Full Moon et Surrender), les enfants (avec le catalogue Moonbeam) et les adolescents (à travers le label Pulse Pounders). C’est dans cette troisième catégorie que s’inscrit Teenage Space Vampires. Derrière ce titre qu’on croirait emprunté à une série B des années 50, Band et l’auteur/réalisateur Martin Wood (futur pilier des séries Stargate : Atlantis et Sanctuary) se lancent dans une aventure à mi-chemin entre la comédie, la science-fiction et l’épouvante. Le film semble vouloir emboîter le pas des productions Amblin, en se laissant inspirer par les tonalités de quelques petits classiques des années 80 tels que les Goonies, Explorers ou L’Invasion vient de Mars. Pour des raisons budgétaires – et parce que Band y a ses habitudes de production -, le film est tourné en Roumanie. Du coup, même si l’action est censée se dérouler dans une petite ville américaine, plusieurs personnages secondaires parlent anglais avec des accents d’Europe de l’Est (casting local oblige). Ce n’est qu’une des nombreuses bizarreries de Teenage Space Vampire, comme le choix de cet acteur de presque 25 ans censé incarner un lycéen.

À Knollwood, la vie n’est déjà pas facile pour Billy Stetson (Robin Dunne), ado un peu geek sur les bords qui passe ses matinées à livrer les journaux. Mais tout bascule lorsqu’une nuit, réveillé par l’explosion d’un lampadaire, il assiste à l’apparition d’un OVNI entouré d’un nuage inquiétant. Le lendemain, il croise à nouveau l’étrange engin, grand comme une armoire, posé en plein milieu d’une pelouse gardée par de sinistres gargouilles… et une vieille voisine qui le fait décamper sans ménagement. Convaincu qu’il se trame quelque chose, Billy entraîne son copain Kevin (Mac Fyfe) dans l’enquête. Bientôt, une équipe gouvernementale débarque en ville pour mener ses propres investigations. Billy finit par faire équipe avec l’agent Hank (James Kee), un scientifique aussi obstiné que lui, et leurs recherches les conduisent jusqu’à une mine abandonnée. Là, ils découvrent la vérité : des vampires venus de l’espace complotent pour emprisonner la lumière du Soleil et de la Lune dans un diamant maudit, sous la direction du sinistre Vlathos (Cosmin Sofron). Leur but ? Plonger la Terre dans une nuit éternelle et régner sur l’humanité.

Génération complètement perdue

Le décalage entre les intentions et le résultat est tellement abyssal que le visionnage de Teenage Space Vampires finit par devenir embarrassant. Il y avait pourtant là un potentiel intéressant : des gargouilles vivantes très réussies, des vampires au visage insectoïde et aux gros yeux noirs dont le look joyeusement excessif est conçu par l’équipe de Ron Stefaniuk (transfuge de la série Chair de poule), une palanquée de clins d’œil cinéphiliques assemblés dans la chambre du héros (des posters de Subspecies, du Puits et le pendule, de Hideous, des figurines du Monstre de Frankenstein, de la momie et du loup-garou), une bande originale rock’n roll à base de guitares électriques… Mais le film souffre d’acteurs tous moins convaincants les uns que les autres (en particulier les adultes) et surtout d’un rythme pesant qui rend chaque scène d’action soporifique. Toutes les idées intéressantes s’effondrent donc comme un château de carte, à l’image de ce climax sous forme de match de foot au cours duquel les joueurs et les pom pom girls s’entredévorent. Sur le papier, c’est plutôt amusant. Mais à l’écran, rien ne fonctionne. Le film sombrera donc tranquillement dans l’oubli, malgré la tentative de Charles Band de le ressortir quelques années plus tard sous un autre titre moins « pulp », Darkness.

 

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

 

Partagez cet article

REFLET DANS UN DIAMANT MORT (2025)

Un hommage somptueux au cinéma d’espionnage des années 60, dans lequel l’illusion et la réalité s’entremêlent jusqu’au vertige…

REFLET DANS UN DIAMANT MORT

 

2025 – FRANCE / BELGIQUE / LUXEMBOURG / ITALIE

 

Réalisé par Hélène Cattet et Bruno Forzani

 

Avec Fabio Testi, Yannick Renier, Koen De Bouw, Maria de Medeiros, Thi Mai Nguyen, Céline Camara, Kezia Quintal, Sylvia Camarda, Sophie Mousel

 

THEMA ESPIONNAGE ET SCIENCE-FICTION

Le premier contact du spectateur avec Reflet dans un diamant mort, c’est un magnifique poster de Gilles Vranckx qui convoque l’imagerie de Danger Diabolik, Fantomas, Judex, Satanik, Les Tueuses en collant noir, bref tout un pan du cinéma d’exploitation européen des années 60, inspiration explicite et assumée du quatrième long-métrage d’ Hélène Cattet et Bruno Forzani. Après le giallo et le western, les duettistes se laissent donc cette fois-ci guider par un autre type de cinéma, bâtissant leur intrigue autour d’une histoire d’espionnage. L’agent secret John D., incarné par l’acteur belge Yannick Reinier, évoque bien sûr le James Bond des débuts mais aussi et surtout ses nombreux imitateurs italiens, allemands et français, au sein de ce qu’on a coutume d’appeler l’« Eurospy ». Face à ce héros archétypal, une super-vilaine masquée, Serpentik, semble tout droit sortie des pages d’un fumetti – ces bandes dessinées pulp italiennes publiées à la chaîne. Le choix de Fabio Testi pour incarner la version vieillie de John D. n’a rien d’anodin. Ancien cowboy de westerns spaghetti, héros de polars italiens et même Zorro à ses heures, il joue ici un ancien homme d’action prisonnier de ses propres souvenirs. « Comme il a également tourné avec De Sica, avec Zulawski et même Chabrol, il nous permettait de faire le lien et de créer une alchimie entre deux types de cinéma, d’un côté l’Eurospy et de l’autre Mort à Venise », explique Bruno Forzani. « Donc, par rapport à la mise en abyme et à ce portrait de personnage, il était parfait. » (1)

Reflet dans un diamant mort s’ouvre sur un générique de fin, comme si nous arrivions au terme d’une aventure de l’agent secret. Le film pose d’emblée une question inattendue : que se passe-t-il après ? Que devient l’espion séducteur, glamour et sûr de lui, une fois la mission accomplie ? Assis sur la terrasse d’un hôtel de la Côte d’Azur, face à la mer, John D. a vieilli. Lorsque son regard croise la silhouette d’une jeune femme qui se baigne, sa mémoire s’anime. Mais s’agit-il de véritables flash-backs ou d’une vision fantasmée de sa propre jeunesse ? Difficile de le savoir, dans la mesure où le film va s’efforcer d’opposer le réel et l’illusion tout au long de son récit fragmenté, laissant aux spectateurs la possibilité de reconstituer les pièces du puzzle à leur guise. « Nous avons remarqué qu’il y a souvent dans nos films un effacement des frontières entre le réel et le non-réel, qu’il s’agisse de la folie, du rêve ou de l’imaginaire », dit Hélène Cattet. « Et cet effacement de frontière entre le vrai et le faux est peut-être encore plus fort dans Reflet dans un diamant mort que dans les précédents » (2).

Danger : Serpentik

Pour se conformer aux films qui l’inspirent, Reflet dans un diamant mort déploie toute une galerie de gadgets tous plus délirants et excessifs les uns que les autres : une bague qui agit comme un rayon X mais aussi comme une arme destructrice, une robe dont les lamelles métalliques se muent en caméras ou en projectiles acérés, un talon-couteau, des cheveux-hameçons, des ongles-poignards, une bague empoisonnée… Et le fin du fin : une série de masques qui permettent à la redoutable Serpentik de changer sans cesse de visage, hommage exubérant à Fantomas et Mission impossible. Dans ce film-concept, l’abstraction prend corps et les images métaphoriques se mêlent à la réalité, jusqu’au vertige. En ce domaine, la scène du casino, dans laquelle une espionne piégée se retrouve minuscule au milieu d’un tapis de jeu, est un véritable morceau d’anthologie. Cette œuvre insolite pousse la recherche esthétique jusqu’à ce que le spectateur ne sache plus ce qu’il voit. Du sang ou des jets de diamants ? De la peau qui se déchire ou du plastique qu’on déchiquète ? La bande son, extrêmement minutieuse comme toujours, participe au trouble. Chaque frottement, chaque respiration, chaque grincement prend des proportions extrêmes. Le temps et l’espace se dilatent, se mélangent, se confondent, nous laissant en fin de métrage comme hypnotisés. Pas certains d’avoir tout compris, certes, mais persuadés d’avoir vécu une expérience unique, de celles qui donnent envie de continuer à s’immerger encore et encore dans les salles de cinéma.

 

(1) et (2) Extraits d’une interview parue dans Le Rayon Vert en avril 2025

 

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

 

Partagez cet article

LES LUTINS SAUTEURS (1995)

Trois lutins et une fée, venus d’une forêt irlandaise, provoquent la zizanie dans une famille américaine pour protéger leur royaume…

LEAPIN’ LEPRECHAUNS !

 

1995 – USA

 

Réalisé par Ted Nicolaou

 

Avec Andrew Smith, John Bluthal, Ray Bright, Jeremy Levine, Mike Higgins, James Ellis, Sylvester McCoy, Godfrey James, Ion Haiduc, Tina Martin, Grant Cramer

 

THEMA CONTES I NAINS ET GÉANTS I SAGA CHARLES BAND

Les premiers titres de la collection « Moonbeam » initiée par Charles Band ayant bien marché dans les vidéoclubs – Prehysteria, Le Château du petit dragon, Jack et le haricot magique, La Boutique fantastique -, le rythme s’accélère et finit par s’appuyer sur une sorte de « template » scénaristique presque interchangeable. Les Lutins sauteurs repose ainsi sur un principe narratif qui évoque beaucoup Le Château du petit dragon dont il recycle de nombreux ingrédients. Après un premier jet proposé par Ed Naha (Chérie j’ai rétréci les gosses), le scénario des Lutins sauteurs est finalisé par Michael McGann et par le réalisateur Ted Nicolaou (tous deux déjà à l’œuvre sur Le Château du petit dragon, justement), qui seront finalement les seuls auteurs crédités au générique, aux côtés de Charles Band qui se voit attribuer l’idée originale. Comme la grande majorité des productions de Band à l’époque, Les Lutins sauteurs est tourné en Roumanie. La forêt locale figure donc les collines irlandaises (ce qui fonctionne plutôt bien si l’on n’est pas trop regardant) et le décor de rue américaine construit sur le site de la compagnie Castel Film se fait passer pour un quartier du Colorado.

Lorsque le film commence, un groupe de touristes américains, accompagné de leurs enfants, débarque en Irlande pour un séjour pittoresque. Sur place, ils sont accueillis par Michael Dennehy (John Bluthal), propriétaire d’un vaste domaine médiéval, qui leur fait découvrir les lieux tout en évoquant les vieilles légendes celtiques. Ce que personne ne soupçonne, c’est que les fameux leprechauns dont il parle existent bel et bien : ils vivent dissimulés sous une pierre ancestrale – le « portique royal » – nichée au cœur de la « colline enchantée ». Une fois les visiteurs repartis, trois de ces petites créatures sortent de leur cachette et rendent visite à Michael. Leur roi, Kevin (Godfrey James), apprend que le fils de leur ami humain, John (Grant Cramer), installé aux États-Unis, projette de transformer le terrain familial en parc d’attractions baptisé « Ireland Land ». Inquiet pour son royaume secret, Kevin décide d’accompagner Michael en Amérique, flanqué de deux joyeux compagnons, Patrick (James Ellis) et Flynn (Sylvester McCoy). Malgré leurs protestations, la reine des fées (Tina Martin) choisit de se joindre elle aussi au voyage. Mais le redoutable Finvarra et son armée des ombres ont vent du projet eux aussi.

Les facéties du « petit peuple »

Les Lutins sauteurs est une fable classique sur l’opposition entre l’imagination enfantine et le cartésianisme cynique. Les confrontations entre ce vieil homme fantasque et son fils terre-à-terre enfoncent donc gentiment les portes ouvertes et manquent un peu de sel, même si John Bluthal livre ici une prestation à la fois exubérante et émouvante. S’ils versent volontiers dans la caricature, les membres du « petit peuple » sont bien sûr les éléments les plus attractifs du film : des leprechauns tour à tour grognons et farceurs, adeptes de blagues à base de déplacements d’objets à distance, ainsi qu’une fée volubile à la tête d’une petite troupe de charmantes créatures en tutu et ballerines. Supervisés par le vétéran Jim Aupperle (The Thing, Robocop 2), les effets visuels sont très soignés malgré les contraintes budgétaires inhérentes aux productions Full Moon. Quelques plans composites, des éléments de décor surdimensionnés, des perspectives forcées et une poignée de marionnettes miniatures permettent d’amusantes interactions entre les humains et les êtres féeriques. Le climax, lui, plonge dans une certaine noirceur avec l’apparition du sinistre Finvarra, aux allures de faucheuse à tête de mort. Pas franchement inoubliable mais épisodiquement drôle (la scène du dîner avec le couple de psychiatres est l’un des moments savoureux du film), Les Lutins sauteurs aura droit à une suite tournée dans la foulée et distribuée l’année suivante.

 

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

 

Partagez cet article

LE BAISER DU VAMPIRE (1963)

Un couple de jeunes mariés tombe entre les griffes d’un redoutable comte vampire qui les accueille dans son vénérable château bavarois…

THE KISS OF THE VAMPIRE

 

1963 – GB

 

Réalisé par Don Sharp

 

Avec Clifford Evans, Edward de Souza, Noel Willman, Jennifer Daniel, Barry Warren, Brian Oulton, Noel Howlett, Jacquie Wallis, Peter Madden

 

THEMA VAMPIRES

Au début des années soixante, le studio Hammer souhaite capitaliser sur le succès du Cauchemar de Dracula mais doit se passer de son acteur principal Christopher Lee, qui n’acceptera que plus tard d’endosser à nouveau la cape du comte vampire. D’où diverses variantes intéressantes sur le mythe qui cherchent une certaine originalité sans se présenter comme des séquelles officielles du film de 1958. Les Maitresses de Dracula fut l’une de ces tentatives réussies, Le Baiser du Vampire en est une autre. Nous sommes au cœur de la Bavière, en 1910. Gerald et Marianne Harcourt (Edward de Souza et Jennifer Daniel), jeunes mariés, tombent en panne d’essence et trouvent refuge dans un hôtel dont ils sont les seuls clients. Malgré la mise en garde de l’étrange professeur Zimmer (Clifford Evans), ils se laissent inviter par le docteur Ravna (Noel Willman) dans son château où ils font la rencontre de ses deux enfants, Carl (Barry Warren) et Sabena (Jacquie Wallis). La troisième de la fratrie, la jeune Tania (Isobel Black), reste mystérieusement invisible. Il s’avère que Ravna dirige une secte de vampires, et que Zimmer cherche depuis des années un moyen de l’anéantir.

Avec ses faux airs de Christopher Lee, Noel Willman joue donc ici l’incarnation du Mal, Clifford Evans interprétant quant à lui sa Némésis, substitut très honorable du professeur Van Helsing campé quelques années plus tôt par Peter Cushing. Son personnage entre d’ailleurs en scène avec emphase dès le prologue, au cours duquel Zimmer plante une bèche à travers le couvercle du cercueil d’une jeune vampire qui fut jadis sa fille, l’outil s’enfonçant directement dans le cœur de la créature qui hurle en exhibant ses canines acérées. Don Sharp s’efforce de sortir un peu des sentiers battus, même si le scénario original recycle des idées non utilisées des Maîtresses de Dracula. Fort de sa direction artistique soignée et de sa mise en scène solide, Le Baiser du vampire ne manque pas de morceaux de bravoure, et il est très probable que l’une des séquences clés du film, le bal masqué au beau milieu des suceurs de sang, ait inspiré Le Bal des vampires de Roman Polanski.

Les chauves-souris attaquent

Désireux de créer la surprise, Sharp et le scénariste Anthony Hinds (également producteur du film, utilisant ici son habituel nom de plume de John Elder) semblent chercher l’inspiration du côté d’Alfred Hitchcock, concoctant un récit qui s’appuie sur les mêmes mécanismes que le classique Une femme disparaît. C’est en effet « l’évaporation » incompréhensible de la jeune Marianne, soustraite à son époux Gerald, qui sert de point de départ à l’intrigue. Cette mécanique narrative était aussi présente dans le roman So Long at the Fair d’Anthony Thorne (qui fut porté à l’écran en 1950 sous le titre Si Paris l’avait su par Antony Darnborough et Terence Fisher). Mais c’est un autre chef-d’œuvre du maître du suspense, le fameux Les Oiseaux, qui nous vient à l’esprit au moment du climax, lorsque des nuées de chauves-souris agressives s’attaquent aux vampires. Ce final ne manque pas d’emphase, même si les effets spéciaux (mixant du dessin animé et des dizaines de volatiles en caoutchouc) ne sont pas à la hauteur de ses ambitions. Le studio Universal décala d’ailleurs la sortie du film pour éviter la comparaison avec Les Oiseaux, sorti la même année. Bizarrement, la version du film qui sera diffusée sur les petits écrans américains sera remontée pour supprimer la quasi-totalité de cette scène finale. Le Baiser du Vampire sortira finalement en double programme avec Paranoïaque.

 

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

 

Partagez cet article